lunes, 30 de noviembre de 2020

Entrevista a Antonio José Méndez (pintor)

    


     Tuve el gusto de conocer a Antonio José Méndez gracias a la magia de Internet, que tras dejarme un comentario a uno de mis viejos post hace unas semanas atrás, me abrió la puerta a su maravilloso arte y que apenas lo vi me fascinó.  Cuando le conté a mi entorno de que me había escrito un artista de esos que me hacen admirarlo, mi amigo Ricardo Ruiz de la revista Insomnia me contó que había sido entrevistado y aportado con su pincel en la revista.  La verdad es que de antes de tener noticias de lo dicho por RAR, se me había ocurrido probar suerte y preguntarle a Antonio si me concedía ese mismo honor para mi humilde blog y es así que gracias a su amabilidad hoy cierro con broche de oro este mes.  Espero disfruten de esta entrevista, tanto como yo, que feliz los invito a conocer el genial arte de quien hoy se presenta.  Además, si han llegado acá y siguen este blog (aunque no escriban, je), se darán cuenta de que mucho en común tenemos con este tremendo pintor de lo fantástico.
      Démosle no más.


1.     Cuéntanos en 10 líneas quién eres.
 
    Soy un fanático del cine de terror desde niño; también me encantan los cómics, la literatura en general, el rocknroll y el arte por supuesto; puedo pasar horas y horas en museos mirando las pinceladas de los maestros. La mayoría de mis obras están basadas en films de terror, pero en ellas puede haber ciertos elementos personales.  Cuando tenga más tiempo habré de pintar cuadros más autobiográficos con escenas de mi vida y, por supuesto, con elementos fantásticos.
 
2.     ¿Cómo fue qué empezaste a realizar estos maravillosos cuadros?
 
    Empecé en 2014 con dibujos a lápiz de versiones de cuadros de mis artistas preferidos.  Al poco tiempo pasé al color haciendo pinturas propias con pinceles y acrílicos.  Nunca antes lo había hecho, fue duro al principio, pero con trabajo y ganas fui mejorando hasta conseguir los trabajos que hago ahora.
 
3.     ¿Qué tal es el proceso para realizar una de tus pinturas?
 
     Muy divertido aunque también trabajoso: Primero elijo una película que me haya impactado o que le tenga mucho cariño, mayoritariamente son films de los 80s o más para atrás.  En segundo lugar vuelvo a ver la película para recordar las escenas que me inspirarán más, para después ir haciendo en mi mente el diseño. Lo siguiente es pasarlo al papel haciendo bocetos rápidos; normalmente me baso en uno de ellos  para pintar la tela, aunque en ocasiones el cuadro final se parece muy poco al boceto elegido.


Con Kane Hooder (el Jason de Martes 13 más famoso y querido)


Junto a Tom Savini (si no conoces a este maestro: ¡Ia Shubb Nigurath para ti!

 
4.     ¿Cómo han sido las reacciones de los artistas a los que has homenajeado a través de tu trabajo?
 
    Es muy emocionante cuando alguien que es un icono del cine de terror y te aterrorizaba de niño, sonríe y se alegra al ver tu obra o comenta ciertas cosas del cuadro que le gustan.  Esos momentos te hacen sentir muy especial y son como si formases parte de algo  más grande.
        
5.     ¿Solo el terror te atrae? Explícate, por favor.  
 
    El terror, los monstruos, lo fantástico desde que tengo uso de razón me apasiona.  Es una pasión con la que he nacido y que no soy capaz de abandonar.  soy un yonky de lo fantástico.
 
6.     ¿Cómo han sido tus experiencias en las distintas exposiciones que has realizado?
 
     Debido al Covid-19 desde finales de febrero no he vuelto a exponer.  Este año solo he tenido 4 expos y todas de mi otra temática: El motor.  Por lo que después de 8 meses me siento muy raro, al estar pintando en casa después de tantas exposiciones en 6 años seguidos. Echando la vista atrás, sólo tengo buenos recuerdos, ya sea de los muchos fans que decoran sus casas o llevan puestas mis pinturas, o de los famosos que he podido conocer y recibir sus halagos o gente maravillosa y ciudades fantásticas que sin mi arte puede que jamás hubiese visitado o conocido.
 
7.     ¿Cuáles son tu escritor, libro, director, película y serie favoritas de horror y por qué?
 
       Son demasiados, pero intentaré nombrar a algunos de los esenciales como el escritor              Clark Asthon Smith y su fantástico “Zotique” ; Clive Barker y sus geniales “Libros de Sangre”; dos cómics maravillosos como el postapocalítico “Ciudad” del recientemente fallecido Juan Giménez y Ricardo Barreiro  y el maravilloso “Thorgal” de Van Hamme y Rosinski.  Directores como Tobe Hooper con “The Texas chainsaw massacre”(74), Lucio Fulci y su “L'Adila” (81), John Carpenter con “The Thing” (82), Dario Argento y “Phenonema” (85), George A.Romero con “Day of the Dead” (85), David Cronenberg “The Fly” (86) etc.. y series nombro 3 indispensables : “Twilight Zone”, la original de Rod Serling, “Twin Peaks” de David Lynch , “Tales from the crypt” y como bonus  “The X-files” que estoy ahora mismo viendo y es lo que me llevó a descubrir tu web al buscar opiniones de la primera temporada :)

¡Robert Englud, compadre!


En compañía de Doug Bradley (Pinhead de Hellraiser).



8.    
Aparte de pintar… ¿Has realizado otro tipo de expresiones artísticas? Cuéntanos, por favor.
 
     Hice un busto en arcilla monstruoso que no me quedó mal, pero por falta de tiempo no he podido continuar haciendo más esculturas; en un futuro he de volver a intentarlo.
 
9.     ¿Qué consejos les podrías dar a quienes desean dedicarse al arte como tú?
 
      Primero que no tengan miedo en pintar lo que les guste, aunque sean cosas monstruosas y no tengan ninguna salida comercial.  Y en segundo lugar que nunca paren de trabajar,  aunque no les apetezca o no tengan inspiración, pues esta se logra trabajando.
 
10.  ¿Hay algún trabajo tuyo por el cual sientas especial afecto? (expláyate)
 
      Hay muchos,  ja, ja y para mí es difícil elegir sólo uno ,así que lo intentaré por años:
           2014-“Freddy Krueger”. De mis primeras pinturas en tela y de mis mejores retratos
           2015-“Phantasm II”.  Me sigue pareciendo una buena composición, aun siendo de las             iniciales; además le tengo un cariño especial por ser una de mis primeras ventas internacionales, pues ahora mismo se encuentra en Munich.
           2016-“Bad Taste”.  De mis cuadros favoritos y que reflejan lo loco que es el film
           2017-“Zombi 2”. Me encanta esta tela, además se nota una gran evolución en mi técnica comparándola con las del año anterior
           2018- “Street Trash. Otra de mis favoritas de siempre, con una composición muy equilibrada y con tonalidades fuertes como me gustan.
           2019- “Nightmare before Xmas”. hay gente que ha dicho que es mi obra maestra , no lo sé ,lo que si sé es que el cuadro original lo vendí al poco de pintarlo.
           2020- “Total Recall”.  Tiene muchas horas de trabajo detrás, me encanta observar todos los detalles de esta obra.
 
11.  ¿Cómo te gustaría que a futuro se viera tu legado artístico?
 
    Bueno, el futuro para mí ahora mismo es mi hijo , Saúl Alan Méndez y me gustaría que él estuviese orgulloso de lo he hecho con los pinceles
 
12.  Tus admiradores del extranjero… ¿Podemos conseguir algunos de los artículos que vendes desde tu página?
 
Sí claro hay varias páginas que venden mis pinturas:
 
https://fineartamerica.com/profiles/jose-mendez

Y por supuesto en mi web
www.artehorror.com

 o en mis redes sociales:
https://www.facebook.com/ArteHorror/


Estas dos imágenes de su exposición en Alemania evento House of Horrors.

domingo, 29 de noviembre de 2020

El aporte de Stuart Gordon a la televisión.


     Dentro de su destacada carrera como director, el tristemente fallecido Stuart Gordon (una de las primeras queridas celebridades que se llevó este maldito 2020) hizo tanto cine de terror, como de ciencia ficción, drama, thriller y hasta una comedia con elementos fantásticos.  Asimismo, participó en la pantalla chica con nada menos que 4 aportes, los que incluyen una película y tres mediometrajes y/o episodios para programas de horror antológicos.  Cuando ya estamos por terminar el año y mi revisión personal de su trabajo, que les estoy hablando de uno de mis cineastas favoritos, es el momento de hacer referencia a este apartado suyo dentro de una carrera tan memorable y es que bien merecen ser tenidas en cuenta, especialmente las últimas tres incursiones del realizador, que en sí mismas pueden ser consideradas como joyitas de la pantalla chica.
     Bueno, vamos por parte dijo Jack el Destripador:
 
1. Daugther of Darkness (Hija de las Tinieblas, 1990):
 
    Filmada nada menos que en Rumania, poco después del derrocamiento del dictador socialista  Nicolae Ceaușescu y cuando el país se estaba abriendo de nuevo al resto del mundo, se trata de una historia de vampiros y viejas castas ligadas justamente al país famoso por ser la patria donde nació y vivió Vlad Teples, la figura real en la que se inspiró Bram Stoker para escribir su famosa novela Drácula; del mismo modo, el libro está ambientado en buena parte de su extensión en la zona de Transilvania, por lo tanto este telefilme se aprovecha de tales detalles para contarnos un argumento que pudo tener mejor resultado, si lo hubiesen pulido más y no se notara tanto el escaso presupuesto.
    Una joven y bella mujer norteamericana realiza un viaje hasta Rumania, con la intención de averiguar más sobre su padre al que no lo conoció.  Como dice el dicho “ten cuidado con lo que deseas”, puesto que no solo consigue encontrarse con él, sino que descubre hechos macabros sobre su naturaleza y la herencia a la que ella misma pertenece.  Ayudada tanto por su progenitor, como por un guapo miembro de la embajada gringa, debe escapar de los hijos de la noche que desean tenerla para sí, ya que ella es la clave para la propia sobrevivencia del clan.
     Teniendo en su mayoría actores locales (entre los que se incluye un supuesto galán rumano que carece de todo sex-appeal), la producción tiene sus buenos momentos, no obstante se nota que se trata de una labor por encargo y es que bien puede considerarse como el único título olvidable en la filmografía de Stuart Gordon.  Me atrevo a afirmar lo anterior, puesto que se nota filmada con pocas ganas, ya que se pone aburrida en su mayor parte y pese a contar con nada menos que la participación estelar del legendario Anthonny Perkins (el asesino serial de la saga de Psicosis), hasta este mismo no da una buena actuación; cabe mencionar que al año siguiente nos dejó demasiado pronto, debido a una enfermedad que arrastraba hace tiempo, motivo que a lo mejor está detrás de su poco compromiso con el largometraje.
    Además de la mencionada estrella, participaron en esta obra los gringos Mia Sara y Jack Coleman, quienes tampoco brillaron, si bien el último muchos años después nos daría un gran trabajo en la recordada serie de ciencia ficción Héroes.
     Como es propio de las cintas de Stuart Gordon del género, acá encontramos su cuota de erotismo, sumado a uno que otro monstruo por ahí que no se aprecia mucho que digamos y su cuota de gore.  En todo caso, el guión corrió por parte de Andrew Laskos (supongo, rumano de nacionalidad), única vez en la que participó con el maestro y que se nota no hubo sintonía entre los artistas, a diferencia de los colaboradores habituales o más talentosos en otras creaciones de Gordon.


                                                                            Tráiler.

 2. Su genial paso por Maestros del Horror.
 
    En 2015 Showtime estrenó el proyecto para el TV cable de Mick Garris Masters of Horror.  Consistente en producciones originales del género de horror, reunió a un grupo increíble de directores consagrados como nunca antes se había visto dentro de un título cinematográfico o para la televisión (superando viejas leyendas como La Dimensión Desconocida y Galería Nocturna, que salvo honrosas excepciones no tuvieron detrás de las cámaras a tantos cineastas destacados); dicho programa, además, adaptó a varios autores clásicos de la literatura e incluso del cómic, si bien contó en algunos casos con guiones realizados en exclusiva para este espectáculo.   Manteniendo una producción impecable, digna de lo mejor del séptimo arte, a lo largo de dos temporadas, cada una con 13 historias autoconclusivas, se extendió por tres años dejando un legado imborrable (si no han visto este programa antológico y adoran asustarse… ¿Qué están esperando para hacerlo?).  Fue así que Stuart Gordon, amigo de su colega como el resto de los que aquí intervinieron, participó no solo para un puro episodio, sino que con dos, uno por temporada.
     La verdad es que ya hace rato le dediqué mis palabras a los dos títulos que hizo Gordon para Master of Horror, así que no ocuparé mucho tiempo en referirme de nuevo a ellos y si quieren profundizar más en mi opinión al respecto, les dejo los enlaces correspondientes. 


2.2. Dreams in the Witch-House (Los Sueños en la Casa de la Bruja):
 
    Basada en uno de los cuentos más famosos de Howard Phillps Lovecraft, uno de sus dos escritores predilectos, se trata de una puesta en escena sobrecogedora y que lleva nuevamente al llamado “Soñador de Providence” a una actualización que le hace rinde honor, como hace gráficas las pesadillas de este para sorprendernos con imágenes tan duras, algo que el propio Lovecraft no habría osado en ser tan literal en sus escritos.
     Un joven estudiante arrienda una espantosa habitación en un edificio deteriorado; teniendo de casero a un hombre muy poco agradable, a un anciano que sabe más de un secreto del lugar y a una preciosa madre sola con su hijo bebé, se encuentra con la mala suerte de que la construcción que habita es portal a un mundo aterrador y donde la bruja que le da nombre a la historia hace lo que quiere.  No siempre el bien gana y esta pieza en verdad muy recomendable nos lo deja claro, siempre y cuando no nos tapemos los ojos, que tal vez el director no había sido antes tan atroz salvo desde Castle Freak (que esta vez no tenemos su habitual humor negro, para aliviar la contundente digestión).


                                                                               Tráiler.

2.3. The Black Cat (El Gato Negro).
 
    Con su primer trabajo para Masters of Horrors Stuart Gordon dejó la vara muy alta y no solo para él mismo, sino que para el resto de sus compañeros.  Así fue que tal como en un momento fue el segundo en aportar para este programa, esta vez estuvo casi despidiendo la segunda y última partida del título en cuestión, que su versión del clásico de Edgar Allan Poe (su otro autor fetiche), fue exhibida en el lugar 11 de las 13 historias que componen esta segunda tanda.
     En verdad ver su adaptación del célebre cuento deja claro el amor hacia el artista que inspiró esta pesadilla y otras más, puesto que el protagonista resulta ser el mismo Poe, de modo que se entrelazan en el guión la propia biografía del genio de las letras de Baltimore y los sucesos de su dichoso relato.  La miseria del artista y el mundo en el que vivió están muy bien retratados, pero así como hay oscuridad también hay luz y en ello radica el rasgo que más humaniza al protagonista, algo que deben descubrir por sí mismos quienes no han tenido la dicha de ver esta perla de la pantalla chica. 
    Momentos impactantes abundan como siempre en esta adaptación, que logra darle ese carácter sobrenatural y fatalista a la trama, pese a la ambientación realista y a ello se agrega  un clímax devastador.  No se puede dejar de destacar la estupenda personificación del camaleónico Jeffrey Combs como el mismísimo Poe, en uno de sus mejores papeles.


                                                                          Tráiler.

3. De regreso (y despedida) en Fear Itself.

 
    Ni corto, ni perezoso, Mick Garris tenía una carta bajo la manda cuando le cancelaron su anterior proyecto y de ese modo se fue a NBC con un nuevo producto de mismo estilo: Fear Itself (El Miedo Mismo), tomando como nombre una famosa cita del presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt y que dice: “The only thing we have to fear is fear itself” (“A lo único que hay que temer es al miedo mismo”) y que parece a los yanquis les gusta mucho, pues usaron esta misma expresión para un evento en Marvel Cómics.   Bien casi podríamos considerarla una tercera temporada de su predecesora, puesto que entre sus directores hay varios nombres que ya estuvieron en Master of Horror; solo que esta vez los guiones son por completo originales y la duración de sus historias es más breve y corresponde por lo general a los 40 minutos, mientras que su antecesora ocupaba cerca una  hora para las dulces pesadillas que nos regalaba.
    Eater (El Devorador) corresponde al quinto capítulo de los 13 que componen esta producción.  Coescrita por Richard Chizmar demostrándonos su talento para lo macabro, tiene como protagonista nada menos que a una joven y preciosa Elizabeth Moss en uno de sus primeros papeles (la protagonista de El Cuento de la Criada) y también a Pablo Schreiber haciendo un casi desagradable papel (el simpático leprechaun de Dioses Americanos). Así que todos estos nombres juntos ya hacen bastante atractivo de antemano el presente manjar, que más encima se trata del último regalo que nos dejó el artista, que me he dispuesto a homenajear por medio de estos posts.
     Un asesino serial de lo más raro llega a una penitenciaría en plena noche y entre los pocos policías que deben cuidarlo hasta que se lo lleven a una prisión o un lugar más seguro, se encuentra una policía novata adicta a las historias de terror; la muchacha es objeto de burla de sus compañeros, quienes demuestran su machismo con estas muestras de intolerancia solo porque ella es distinta (en un momento aparece leyendo nada menos que una revista Fangoria y estoy casi seguro que hay una alusión directa a Stephen King en los diálogos, pero el detalle se me escapa); sin embargo, justamente es esta particularidad suya la que la hace darse cuenta de que el prisionero es más de lo que aparenta, un brujo caníbal con poderes sobrenaturales. 
    Con un final sorprende que habla sobre los verdaderos actos de valor, sobreponiéndose al miedo, corresponde a otro trabajo de Gordon muy gore y con un villano espantoso, que provoca rechazo por su propia inhumanidad.


                                                                            Tráiler.

jueves, 26 de noviembre de 2020

¡Yo quiero a los Muchachos!


     En medio de esta pandemia (dándonos una pizca de alegría entre tanta mala onda), el programa de televisión sobre superhéroes descarriados y el grupo encargado de controlarlos, The Boys, basado en la serie de cómics de Garth Ennis y Darick Robertson, estrenó segunda temporada.  Nuevamente solo 8 episodios, más un cortometraje de regalo (que no he podido ver aún) dedicado a uno de sus personajes más queridos, que han sido la delicia para sus seguidores, confirmando su estatus de ser una de las mejores de series live action del género para adultos y que a muchos (incluyéndome) dejaron con gusto a poco por lo breve de la temporada.  Ahora bien, me queda claro que realizar un show como este sale bien caro y que la espectacularidad de los guiones, nos ha dado en todos sus episodios momentos dignos del más espectacular hit cinematográfico hollywoodense; por lo tanto, no debemos olvidar sus tremendos efectos especiales (con mucho gore) y de igual manera tener a una estrella del cine actual como Karl Urban (¡Suspiros por él!), no es moco de pavo...¡Pero podrían hacer un esfuerzo para el año que viene y al menos darnos una temporada de 10 episodios! ¿No? (que en pedir no hay engaño).
    Este 2020 seguimos siendo testigos de la guerra personal del grupo liderado por el duro Butcher (que ahora descubriremos que sí tiene su corazoncito) en contra de Vought International y sus superhéroes corruptos.  La disputa cada vez es más dura, puesto que ambos bandos no quieren ceder y ya sabemos quiénes son los buenos ¿No? Aunque a diferencia de los cómics más políticamente correctos, los verdaderos héroes de la historia no cejarán en usar los medios más extremos.
     Respecto a todo esto, se definen mucho mejor las posiciones de los protagonistas, que entre estos destaca el proceso por el que pasan los entrañables Frenchie, Kumiko y Starlight.  Del primero llegamos a conocer su pasado y de ese modo entendemos mucho mejor su actual conducta y compromiso con su misión, sin dejar de lado la aclaración de por qué se comporta tan protector con la mujer que podría romperlo en dos pedazos sin problemas; de la segunda, descubrimos datos relevantes de sus orígenes, incluyendo la presencia de alguien muy querido en su vida, todo lo que ayuda a humanizarla más; y de la tercera, conseguimos razones de sobra para verla como lejos la verdadera justiciera metahumana de la serie (¡Además de que, pese a todo lo duro que le toca pasar y hace por respeto a sus convicciones, es tan angelical!).
     Para apoyar a nuestros héroes/antihéroes, aparece una dura mujer que conocía de mejores tiempos a Butcher, Frenchie y a MM.  Se trata de un personaje que cumple con un estereotipo caro al género, el del representante del gobierno encargado de controlar a los superhumanos; así que esta dama de hierro (que en realidad también tiene su buen grado de nobleza), se vuelve a unir a nuestros protagonistas, tras una vieja ruptura con el equipo que logramos conocer y con dolor, la verdad.



     Entre los villanos y/o trabajadores de Vough, el gran antagonista no nos puede caer peor, que Homelander está construido e interpretado de tal manera, que encarna muchos de los rasgos que llegamos a despreciar en quienes ostentan el poder y lamentablemente se han transformado en el mundo real en líderes de millones y que engañados confían en ellos: abusador, falto de empatía, indolente, megalómano, machista, corrupto y un claro sociópata escondido bajo su apariencia compuesta y atractiva (¿Les recuerda a alguna figura del mundo real, actualmente liderando a millones de personas?).  Pero nos tienen una sorpresa con el supuesto hombre más poderoso del mundo: este tiene una debilidad...y no se trata de kryptonita precisamente.
   Luego están el resto de los viejos conocidos: Deep, a estas alturas un personaje cómico, quien está pagando sus errores de una manera tal que casi sentimos lástima por él y a veces hasta dudamos de su inteligencia (es en verdad una parodia de Aquaman ¿No? Así como es una versión retorcida de Superman).  Y recordemos que a la miseria le gusta la compañía y el otro que ahora debe cosechar lo que sembró, que no es lo mejor, es el aún más detestable A-Train, quien esta vez también nos saca más de una sonrisa.
     Del miembro más misterioso de Los 7, el mortal Black Noir, tenemos algo más para disfrute nuestro y entre ello se revelan dos datos interesantes... ¡Pero mejor que lo descubran ustedes por sí mismos!
      Solo Reina Maeve, aparte de Starlight, puede llegar a simpatizarnos y más cuando la vemos intervenir de una vez por todas, en la guerra que ignoró tanto tiempo.  Interesante resulta ser el drama propio por el que pasa esta variante de Wonder Woman.
       Dos nuevos villanos llegan en esta segunda temporada para agregarle sabor: en primer la deslenguada Stormfront, la compañera ideal para Homelander, puesto que mucho tienen en común.  Su pasado viene a ser una de las grandes sorpresas de estos episodios, así como su intervención directa en muchos de los acontecimientos más importantes.   Con solo unos capítulos a cuestas, logra ganarse el repudio de los espectadores...¡Y vaya que buen personaje es!
     Luego tenemos a Stan Edgar, quien se supone es el jefe máximo, un despiadado hombre de negocio que en realidad resulta ser mucho más complejo que los villanos superpoderosas.  Este, se encuentra interpretado por Giancarlo Esposito, un actor que tuve el gusto de "descubrir" tan solo el año pasado y al cual le salen estupendos todos sus papeles y en especial de "malos", puesto que también tiene un rol como rival del héroe en The Mandalorian.
     Para amenizar aún más todo esto, que ya deberían saber de lo suculento que es el plato que nos están sirviendo, aparece dentro de la trama una poderosa iglesia "new age", ligada a la adhesión de sujetos con poderes y que está claro  para nosotros que sus verdaderos propósitos no son de carácter espiritual; grandes sorpresas tendremos de sus miembros y en especial de su líder, así como de su relación con personajes que ya conocíamos de antes.
     Un regalito para los seguidores de otros éxitos de la ñoñería, viene a ser el reencuentro por unos minutos con un viejo actor muy querido: John Noble, el recordado Walter de Fringe y quien también brilló como el Senescal de Gondor en El Retorno del Rey (siendo que como todo un guiño para los más ñoños de la casa, fue la segunda vez en la que le tocó actuar junto a Karl Urban en una misma producción, luego de trabajar juntos en la tercera parte de El Señor de los Anillos, si bien aquella vez no filmaron escenas juntos).  No voy a mencionar qué papel realizó, pues mejor lo descubran quienes como yo lo recuerdan con cariño.
     The Boys debe parte de su éxito al buen humor que posee, momentos muy graciosos salpicados con la violencia que también caracteriza a este show... Al respecto, solo recordar los intereses personales del varonil Leche Materna y la respuesta que le da a Hughie cuando le pregunta qué está viendo en la televisión.
     Habrá que esperar hasta el año que viene, para saber qué pasará a continuación con estos formidables personajes y en especial luego del impactante final, que si bien cierra muy bien  los dramas de la temporada, abre la puerta para varios temas que podrían desarrollarse a futuro.  A tener paciencia no más, cuidarse harto mientras no haya vacuna para esta puta enfermedad y a ver si mientras tanto me consigo los 3 tomos integrales del cómic, que la Editorial Norma sacó en unas preciosas ediciones...¡Que quiero puro saber cómo son las historias originales!
    ...Y antes que se me olvide: Presten atención los fanáticos del verdadero Hombre sin Miedo, Daredevil, cuando hacen una graciosa parodia/homenaje a este tan amado paladín marvelita.


domingo, 22 de noviembre de 2020

Encuentros y Reencuentros, parte 3: MOSPEADA (I)

 

1. Genesis Climber MOSPEADA.
 
    Se trata de un animé de ciencia ficción emitido entre finales de 1983 y principios de 1984 en Japón, compuesto por 25 episodios y que quienes cuando fuimos niños entre la década de los ochenta y los noventa, conocimos como la saga final de Robotech, en lo que vendría a ser La Nueva Generación, también llamado como La Tercera Guerra Robotech o de manera más informal bajo el nombre de La Saga Invid…Para ser sinceros, uno que otro detalle no más diferencia la versión original de la americanizada por Carl Macek (incluyendo los desnudos que aparecen por ahí), entre los que cambian unos cuantos nombres propios, títulos de las locaciones y fechas para hacer calzar todo dentro de la versión americanizada.
    A mediados del siglo XXI invade a la Tierra una extraña raza alienígena conocida como los Inbit (Invid en la adaptación gringa), quienes causan tal devastación con su poderío, que al menos el continente americano (donde transcurre esta historia), pasa por una crisis demográfica y desperdigándose a raíz de ello los pocos sobrevivientes humanos; todo ocurre a través de un paisaje bastante cambiado en algunos casos y formándose nuevas zonas urbanas en las ruinas de otrora ciudades poderosas o en pequeños pueblos, donde la tecnología ahora es un bien escaso.  En su mayoría estamos frente a un escenario que nos recuerda mucho el del llamado Far West, donde la vida no es fácil, las comunidades son diminutas y casi dedicadas por entero a la agricultura o a la minería (al menos dentro de lo que pudimos ver).  Entre medio de todo esto, se encuentran los miembros de la resistencia a los extranjeros, que ya llevan décadas dominando nuestro mundo, desde que comienza la aventura de los protagonistas, entre terrestres civiles y militares sobrevivientes de una primera expedición venida desde Marte a recuperar el planeta madre (confrontación que perdieron, claro).  La serie gira en torno a un grupo liderado por el único hombre en pie de la segunda oleada liberadora marciana, al que se unen varios sujetos muy singulares y queribles, la verdad mucho mejores personajes que su propia cabecilla; es así que este anime trata sobre el largo viaje desde América del Sur (al parecer Brasil) hasta Estados Unidos para eliminar de una vez al enemigo, ya sea por ellos mismos (¡Vaya que se tienen fe!...y  no lo digo de manera irónica, sino porque en verdad uno llega a encariñarse con los protagonistas, lejos mucho más que los de Southern Cross y en mi caso incluso más que con los de Macross) o uniéndose a otros guerreros.  Entre medio de esta odisea, vamos conociendo el pasado de casi todos ellos, quienes se van encontrando con varios individuos, que en un puro episodio como coprotagonistas logran impactarnos; asimismo, también tienen un papel especial los propios Inbit y es que estos seres, resultan ser mucho más complejos que los enemigos de las otras series que formaron Robotech, puesto que su conducta y agenda secreta para invadirnos, es por completo distinta, dándole a la trama conflictos y trasfondos no apreciados en los otros títulos mencionados.



2. Por qué amo a esta historia.
 
    De las 3 partes que componen Robotech, como ya he dicho antes, esta es lejos mi favorita; razones tengo de sobra y ahora que la volví a ver luego de más de quince años y en su versión original, reafirmo mis palabras; puesto que esta vez la miré con un espíritu más crítico y pensando en qué había en ella como para amarla tanto.  A ver, vamos por parte.
    En primer lugar, algo que es por completo exclusivo de este programa (o saga, si se le considera como parte del show occidentalizado), viene a ser el grupo en el que se centra la historia.  Y es que en esta ocasión la trama posee un carácter coral, que ahora más que nunca los acontecimientos giran en torno a varios personajes, en la práctica todos ellos con el mismo nivel de importancia y que en su individualidad aportan bastante con sus propias habilidades y formas de ser, hasta formar una verdadera familia; se trata de una comunidad que se necesita, respeta y quiere mutuamente, cuyos destinos se unieron por el azar y las circunstancias, llegando a convertirse en más que amigos.  Hay dos romances entre sus componentes, diferentes en la forma en la que se desarrollan entre sí, pero sumados a la relación estrecha que ha nacido entre todos ellos, resulta emotivo ver la dinámica que han conseguido (como cuando llegan a una ciudad bien conservada debajo de una capa de hielo, celebran el cumpleaños sorpresa de una de sus compañeras o sufren cuando esta misma ha decidido dejar el grupo momentáneamente).  Para que todo lo anterior ocurra, por supuesto que debemos tener personajes entrañables, un equipo heterogéneo que se apoye en figuras con las cuales podamos simpatizar y hasta sentirnos reflejados, algo que incluso ni en Macross se consigue tanto como en este título; ninguno de ellos está caracterizado de manera débil, ni te desagrada (incluso la niña del grupo, que pese a sus berrinches, aporta humor a los momentos más dramáticos y luego sabemos que podemos confiarles también nuestra vida, contar con ella…).  Cuando hemos terminado de ver Mospeada, se echan de menos estos personajes, que quisiéramos más historias suyas, puesto que se han encarnado en nuestros corazones y si los conocimos siendo aún niños o en los primeros años de nuestra adolescencia, es entendible la añoranza que nos provocan; porque estuvieron ahí para “hablarnos” y “contarnos”, acerca de temas que ya nos interesaban en aquel entonces y con un realismo bastante estremecedor, pese al ambiente de ciencia ficción en el que transcurre todo esto: la soledad, el compañerismo y la lealtad.
     Desde los orígenes del manga (cómic japonés), cuando comenzó a desarrollarse esta rancia tradición artística, con autores de la talla de Osamu Tesuka, estas obras tratan una historia de connotaciones épicas y que se extiende de manera continua a lo largo de sus varios episodios; un ejemplo de ello, viene a ser nada menos que La Princesa Caballero, editada por primera vez en la década de los cincuenta del siglo pasado, del mismo “Dios del Manga”, la cual en cada capítulo va abordando la trama de manera cronológica.  Luego, el mismo animé posee este carácter y tanto en el papel, como en las producciones audiovisuales, en su mayoría apreciamos este elemento.  Respecto a todo lo afirmado en las anteriores líneas, Mospeada es un caso especial, puesto que si bien trata acerca de la lucha en contra de los Inbit, lo que motiva las acciones de sus personajes hasta su espectacular final, en su mayoría los episodios poseen un estilo autoconclusivo; y eso es algo que particularmente me gusta mucho, puesto que considerando que ahora mismo las producciones gringas televisivas han optado por esa tendencia, se echan de menos los títulos en los cuales nos encontramos con una excelente aventura de un solo capítulo, donde nos consiguen sorprender y emocionar, algo que con el caso presente sucede con creces.  Más de dos decenas de potentes historias, tenemos para disfrute nuestro en la obra que hoy nos reúne, donde los protagonistas se enfrentarán a aventuras de todo tipo, igual ellas ligadas a los invasores; sin embargo, todas estas nos contarán casos de enorme heroísmo, aunque también acerca de los vicios y debilidades del ser humano, para luego volver a enaltecer lo mejor que puede haber entre nosotros; ya que nuestros protagonistas son tanto ejemplo de lo recién mencionado, como son testigos de lo uno y de lo otro, gracias a los personajes variopintos con los que se cruzan en el camino.  En este sentido, emocionantes son los episodios que nos cuentan sobre el héroe de guerra “caído” y con el que se encuentran casi al principio de la serie, la visita a un pueblo donde no quieren confrontación contra los inbit y donde uno de los protagonistas va a dejar un libro a un viejo amigo, el encuentro con los veteranos de guerra que han perdido la fe en sí mismos, el drama del soldado ciborg y el de la periodista que conocen poco antes de finalizar el animé (entre otros, claro).
     Uno de los grandes temas de las narraciones desde la época de la oralidad (mitos y leyendas) es el del viaje, ejemplos que encontramos tanto entre aquellas que son tanto clásicos, como la semilla de muchas otras que hoy reverenciamos como La Odisea, los relatos bíblicos de Noé y de Moisés, el Poema del Mío Cid y La Divina Comedia, por solo mencionar algunos.  Al respecto, los artistas no han dejado de inspirarse en ellas, puesto que la vida misma es un largo viaje que solo termina con la muerte (y para los creyentes, este es solo el paso a otro viaje más maravilloso) y en este sentido el manganime no puede quedar exento de dicho tópico.  Si comparamos a la luz de este asunto Mospeada, con los dos títulos ya revisados en El Cubil, encontramos que Macross sí aborda esta temática en su primera parte, cuando el SDF-1 es transportado accidentalmente al espacio y luego debe regresar a la Tierra; Southern Cross trata del descubrimiento del “Otro” debido a la guerra, sin embargo pese a que Jeanne Fránçaix/Dana Sterling y su gente, visitan las naves-mundo de los Zor/Maestros de la Robotecnia, el viaje en sí no es determinante para el desarrollo de la historia… En cambio con el presente anime que ahora nos reúne, el viaje es esencial dentro de la motivación de sus protagonistas y es lo que ayuda a conocerlos mejor, así como al mundo que los rodea tan distinto al nuestro y aún así tan cercano a este mismo como al de otros grandes relatos.  Muchas aventuras pasan entre medio, cada una con sus puertos, pruebas y personajes invitados, que mientras dure su misión nunca se quedarán mucho tiempo en ese mismo lugar y es justamente todo esto lo que al menos a mí me hace tan atractiva esta saga; que la vida es un constante descubrimiento y eso es lo que vemos a medida que se va desarrollando un argumento como este.
    Desde pequeño, cuando veía westerns con mi papá, que amo este subgénero y en ese sentido ahora ya adulto y luego de un montón de obras correspondiente a tal temática, me he dado cuenta ahora de que Mospeada tiene mucho de esto.  Y es que al estar casi toda ella ambientada en tierra, las diversas historias y ambientación que conforman el argumento central, la convierten en un western de ciencia ficción.  Las confrontaciones no solo con los Inbit, sino que con otros humanos, villanos, es al más puro estilo de las disputas entre vaqueros; de hecho, muchos personajes y pueblos con los que nos encontramos acá poseen las características de estas obras, donde hombres y mujeres deben conquistar con su propio valor y manos un suelo agreste, donde impera la ley del más fuerte, hay señores que ostentan el poder para bien o para mal como líderes de estas comunidades, aparecen forajidos y bandoleros, caballos varios, cantinas, etc.   Hay una apariencia retro en buena parte del show, que no dejo de disfrutar en medio de la tecnología futurista y la presencia de las criaturas extraterrestres.



3. Otras apreciaciones.
 
    Los 3 casos que se convirtieron en la materia prima de Robotech poseen robots, mechas y  naves (entre humanas y alienígenas) por doquier…Cada uno con sus propios diseños, que para quienes vimos este programa en los albores de nuestra existencia, no dejaron de maravillarnos… Sin embargo, en el caso de Mospeada o La Nueva Generación, dichos vehículos y armaduras me resultan más llamativas que nunca y ello debido a su apariencia orgánica; es así, que en lo que a los Inbit se refiere, nos recuerdan varias de ellas a gigantes crustáceos, cada modelo precioso en su configuración, lo que las hace verse amenazantes, extrañas y exóticas; las mismas naves transportadoras de soldados extraterrestres, parecen colosales conchas y respecto a todo esto, la configuración de los recintos del enemigo son muy llamativos (Me pregunto si alguna vez en mis anteriores revisiones de la serie, me había dado cuenta de la clara connotación fálica de sus edificios). Y en lo que respecta a la tecnología humana, los Mospeada (Ciclones en la versión gringa), se ganaron el corazón de muchos, que estas motos transformables en verdad son preciosas y dan ganas de tener una real o al menos a escala.
    Cabe mencionar que cuando llegó a estos lares Robotech, otra época, cuando muchos de nosotros éramos “blancas palomitas” y pensábamos diferente, que nos quedaba aún mucho por vivir, el personaje de Yellow Belmont/Yellow Dancer fue el primer personaje cercano a la comunidad LGTB que conocimos; transformista más bien (que debemos tener claro que no es travesti, ya que este se hace pasar por mujer no por un tema de orientación sexual, sino porque su trabajo como artista y, además, para despistar al enemigo, lo ha llevado a interpretar a una fémina), quizás a más de alguien, entre menores y adultos, causó impacto y luego aceptado sin mayores contratiempo por esa audiencia tan inexperta en tales temas; no obstante se convirtió con rapidez en uno de los protagonistas más icónicos de la serie y que haya pasado esto concretamente entre los chilenos, que aún vivíamos en la dictadura militar de Pinochet, es algo para tener en cuenta a la hora de hablar de las virtudes de esta serie y lo que hacen los japoneses con sus fantasías: que detrás de todas estas fantasías, la humanidad de sus personajes y los temas planteados en medio de tales historias, son reflejo de la realidad de una manera tal, que los gringos no se atrevían a hacer en sus producciones animadas incluso hoy en día, porque pensaban que el formato debía ser de carácter familiar y/o infantil (salvo honrosas excepciones y entre ellas el propio Carl Macek que tuvo la valentía de traernos estas historias).  En tiempos en los cuales palabras y valores tales como diversidad, inclusión, tolerancia y minorías sexuales no formaban parte de nuestro lenguaje cotidiano, una obra como Mospeada marcó precedentes.

 


Opening (para mí lejos lo mejor su animación, que la canción no es de mi gusto).

lunes, 16 de noviembre de 2020

Por favoooooor… ¡Denle una oportunidad!


1. El material primigenio.
 
    De entre todas las series, miniseries, novelas gráficas y one-shots que han salido de la popular franquicia de los X-Men en los cómics Marvel, se encuentra una de las tantas creaciones de Chris Claremont para las revistas sobre los mutantes marvelitas: Los Nuevos Mutantes.  Teniendo de protagonistas a un grupo de adolescentes, tal como lo fue en los sesenta con la agrupación original de los estudiantes del Profesor-X, acá nos encontramos con una nueva generación de “Hijos del Átomo” aprendiendo a usar sus poderes, para enfrentarse a las fuerzas del mal y ahora teniendo de tutores a los primeros egresados de la Academia para Jóvenes Talentos.  Debutando en 1982, han tenido al menos un trío de series diferentes y muchos de sus personajes se volvieron famosos, teniendo destacados papeles en los eventos de estas colecciones.
 
2. Con las mejores intenciones.
 
    Proyectado su debut en el cine en un principio para 2018, cuando aún teníamos en este mundo al querido Stan Lee (puesto que su nombre aparece como Productor Ejecutivo), fue atrasado su estreno en al año siguiente, ya que el montaje original no fue del gusto de algunos y hasta fue reescrita la cinta.  Con posterioridad vino la compra del imperio de Disney a los estudios Fox, siendo que esta iba a ser la última producción “independiente” de la empresa con los derechos exclusivos de los personajes, lo que atrasó de nuevo el estreno para otro año más y luego vino la pandemia del Covid-19, exhibiéndose por fin en cines durante agosto de este 2020, aunque con las restricciones respectivas como bien es sabido.  Así que el filme nunca llegó a Chile y a otros lugares del mundo, salvo honrosas excepciones, que al menos acá en el culo del mundo las salas de espectáculo no se abren desde fines del primer trimestre.  Solo gracias a la magia de Internet y las descargas, más ahora que salió en blu-ray este mismo mes, su servidor ha podido verla y heme aquí escribiendo sobre ella (recuerdo haber visto el afiche en algunos cines y hasta el tráiler…todo bastante sugerente).
     El largometraje está realizado por Josh Boone, director, guionista y productor de un par de comedias románticas, que en más de una ocasión ha estado a punto de llevar a la pantalla grandes obras del género de terror de artistas consagrados y a los que admira como Stephen King (Revival y La Historia de Lisey), Anne Rice (El Vampiro Lestat) y Clive Barker (El Gran Espectáculo Secreto); pero las vicisitudes de la vida se lo impidieron, hasta que consiguió llevar a cabo en 10 episodios la nueva versión de The Stand, la famosa novela del llamado Rey del Terror para la televisión y que se estrenará a fin de año.  Mientras tanto, hoy tenemos para apreciar y disfrutar su visión bastante especial de los cómics de superhéroes, convirtiendo una historia de aventuras de justicieros en trajes ajustados y llamativos, en una obra de horror sobre muchachos enfrentados a sus miedos e incapacidad para asumir su propia naturaleza extraordinaria (una estupenda metáfora sobre la adolescencia), los que más encima son ven controlados por una institución y su representante que supuestamente desea protegerlos, aunque como es de esperar no todo es lo que parece.
 
3. La trama.
 
    Con un comienzo muy prometedor, que al menos en mi caso no rompió las expectativas que me provocó (pese a la mala referencia de un amigo que se prejuició contra ella y algo me contaminó al respecto) y que consigue de inmediato darle una atmósfera enrarecida, que la hace ser tan distinta a otras entregas de adaptaciones sobre los famosos mutantes, nos muestra a una de sus protagonistas siendo la única sobreviviente de una terrible experiencia.  La chica, de origen indígena americano, llega hasta una institución donde dicen la van a ayudar a salir de su trauma y a  descubrir sus habilidades para usarlas con pleno dominio; allí se encuentra con otros muchachos, cada uno con su propia personalidad, capacidades y conflictos.  Como es de esperar, la convivencia con el resto de los chicos la lleva a entablar amistad y si bien una de las otras dos muchachas que allí viven, se muestra en un principio agresiva con ella.  Todo se complica cuando una serie de manifestaciones de tipo sobrenatural, espantosas y violentas comienzan a asolar al grupo, de modo que lo único que pueden hacer es descubrir su origen y deshacerse de tal amenaza; así que pese al individualismo de algunos y a que no los han preparado para ello, deben aprender a trabajar en equipo, como es habitual en este tipo de relatos.

Precioso afiche onda retro ochentero.


4. Para espectadores más creciditos.
 
    El tono oscuro del argumento, que se ofrece como una “historia de terror sobre superhéroes” literalmente en la publicidad de esta película, hace que no se trate de un título familiar y/o para ver con niños pequeños (razón por la cual no la contemplé junto a mi sobrinito regalón, fanático como yo del género), siendo que además tiene escenas violentas y unas criaturas pavorosas muy en la línea de las producciones terroríficas (ciertos humanoides parecidos al popular Lenderman). 
    Asimismo, viene a ser la primera cinta sobre un cómic Marvel o DC en tener un personaje LGTB relevante para la trama y que en realidad no se trata solo de uno, sino que acá nos encontramos con el comienzo de un romance lésbico (muy bien desarrollado, por cierto, incluyendo el valor del autoreconocimiento en oposición a cierto grado de homofobia y que, más encima, se encuentra ante un rechazo de tipo religioso, por la supuesta doble naturaleza desviada de una de las chicas); por otro lado, hay más de una alusión de tipo sexual, hétero, lo que tal como la inclusión antes mencionada está bien, aunque sin dudas aporta a que este título sea solo para espectadores con mayor criterio.
 
5. Para marvelitas de corazón (y en especial si son seguidores de los X-Men).
 
    Aunque no tengamos a los protagonistas usando atuendos vistosos, no usen sus nombres de guerra y tampoco salgan personajes ya famosos de la franquicia, se trata sin vacilaciones de una obra inserta en el Universo Mutante al que pertenecen las otras películas; es así, que en más de una ocasión se menciona indirectamente a la Academia Xavier para Jóvenes Talentosos y en una escena muy particular, de manera mucho más precisa, a nada menos que el propio Charles Xavier (por medio de una especie de broma algo graciosa).  Por otro lado, una de las protagonistas resulta ser nada menos que la hermana menor de Coloso, si bien tal dato no se menciona, aunque quienes sabemos de estas historias reconocemos su parentesco.  Igual unas cuantas veces se nombra con todas sus letras a los X-Men.
   Por otro lado, el lugar donde están recluidos los personajes tiene relación con alguien muy importante dentro de las colecciones mutantes, quien ya tuvo una primera referencia en Días del Pasado Futuro y que se supone en algún momento tendrá un rol destacado dentro de próximas películas (más no les puedo decir, si no me van a acusar de hacer spoilers).
     Por cierto, aunque no se trata de algo relacionado de manera directa con los cómics de la Casa de las Ideas, en algún momento alguien de los personajes está viendo uno de los mejores episodios de…¡Buffy, la Cazavampiros!(la más famosa creación de Josh Whedon, director de las dos primeras películas de Los Vengadores y responsable de una de las etapas más recordadas de los propios X-Men en los cómics).


 
6. Personajes.
 
    El equipo que aparece en la película, es completamente nuevo dentro de las adaptaciones audiovisuales de Marvel para el cine y/o de imagen real.  Como es de esperarse, se trata de un grupo heterogéneo, hombres y mujeres de distinta nacionalidad y condiciones, tal como sucedió con la colección de los X-Men cuando volvieron luego de años de haber sido cancelada su serie y lo hicieron por medio de un nuevo grupo, ahora conformado por mutantes de distinta nacionalidad, entre los que encontraremos a nuestro Hijo del Átomo favorito: ¡Wolverine!
    Considerando lo dicho más arriba, para ayudar más a motivarlos ver esta producción que merece su atención, termino la presente revisión del filme en cuestión mencionando a sus protagonistas, que en todo caso nunca son llamados acá por sus alias tal como sucede en las viñetas:
 
Danielle "Dani" Moonstar/Mirage: El primer personaje que conocemos de la película, de origen nativo americano, es una dulce chica que carga con el “Síndrome del Sobreviviente”.  Su poder solo queda claro bien avanzada la trama, sin embargo es lejos el más relevante dentro de lo que está ocurriendo y el peligro al que se enfrentan todos.  Su vida se encuentra ligada a un espantoso monstruo llamado Oso Demonio (bueno, en el largometraje tampoco le dan un nombre...Empero se trata de una criatura conocida dentro de las historietas).
 
Rahne Sinclair / Wolfsbane: En la práctica una licántropo, o sea, una mujer-lobo, resulta ser uno de los personajes más interesantes del filme y es que está interpretada por Maisie Williams, a quien tuvimos el gusto de conocer gracias a su papel como Arya Stark en Juego de Tronos (convirtiéndose en la tercera actriz de la famosa serie de televisión, en trabajar para una cinta de los X-Men). Católica y atormentada también por su pasado, al igual que el resto de sus compañeros, entabla una relación muy especial con la mencionada Dani.
 
Samuel "Sam" Guthrie / Cannonball: De entre todos los protagonistas, el único al que ubicaba mayormente de viejas lecturas mías de las revistas, corresponde a un chico de origen humilde y que en esta adaptación apenas sabe controlar su poder, lo cual por igual lo hace sentirse inferior. Amistoso y sencillo, es encarnado por otra cara conocida, Charlie Heaton, quien hace de un querido personaje de Stranger Things.
 
Illyana Rasputina / Magik: Quizás la más poderosa del grupo o al menos la segunda luego de Dani, es una chica rusa que actúa como una verdadera “perra” (a diferencia de Rahne).  Pese a sus aires de autosuficiente, tiene como debilidad a su peluche, que en realidad es mucho más de lo que vemos a simple vista. Sexual y agresiva, quien puede desagradarnos en un principio, al final llega a simpatizarnos, en especial por lo maravilloso de sus habilidades. Sorprende el talento de la actriz que la personifica, la preciosa Anya Taylor-Joy, la cual en Split y Glass de M. Nigth Shyamalan interpreta a una chica tan diferente y dulce.

Roberto "Berto" da Costa / Sunspot: El chico guapo y/o sexy del grupo, de nacionalidad brasileña.  Se muestra como alguien preocupado más por mostrarse hedonista y despreocupado, aunque igual tiene sus esqueletos en el armario, puesto que tampoco sabe manejar su poder que lo aterra.  Por cierto, proviene de una familia millonaria.
 
Doctora Cecilia Reyes: El único adulto de entre los personajes (salvo el papá de Dani, si bien este apenas sale en la película) y quien controla sola el centro médico donde están internos los jóvenes.  Se supone está preocupada por ayudar a los chicos y por eso es severa en sus reprimendas, no obstante tiene sus propios secretos que resultan ser bastante egoístas la verdad.

                                                        
                                                          ¡Un trailer que promete bastante!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...